jueves, 26 de agosto de 2021

LA BANDA DE LOS PITOS

 

La banda de los pitos,

Ha llegado al pueblo.

Unos tocan pitos pequeños,

Agudos y puntiagudos.

Otros tocan pitos grandes,

Graves y descomunales.

 

Sus melodías son simpáticas,

Llenas de lirismo aunque,

Con constantes desafines.

No saben llevarse entre ellos,

El ritmo es carrera,

La armonía su juego,

Y el arreglo: dulce caramelito sin papel.

 

No sé cuando van a parar,

Ellos creen que son,

Los señores de la música.

La gente aplaude,

Vitorean,

Se la menean,

Con esta pléyade de descerebrados musicados.

 

Y yo,

Aquí,

Aguantando más hoy que nunca,

Porque,

Se me han acabado,

Los tapones para los oídos.

martes, 17 de agosto de 2021

JULIETA & ROMEO

 

Julieta limpia de restos de galletas,

La mesa de su hogar.

Sacude bien el mantel,

Y llama a los niños por sus nombres.

 

Romeo saca su Rolls del garaje,

Anoche se lo arañó el gato.

Él se come las galletas,

Y también controla el chocolate.

 

Julieta sabe como mirar debajo de la cama,

En busca de látex delatador.

Ella ha aprendido a no callar ante nada,

Tal vez por eso ahora es dueña,

De un ojo morado.

 

Romeo disfruta con el dolor,

Él paga las facturas,

Y de vez en cuando,

Hay que reírle sus gracias.

 

Julieta tiene los pies en la tierra,

Romeo navega por el mar,

Aunque,

De hecho,

Hay más tierra que mar.


jueves, 15 de julio de 2021

GENERACIÓN X

 

Resplandecientes islas en océanos negros,

Riegan la incipiente amoralidad,

De nervios escondidos en el nuevo y singular mundo,

Desencadenantes de aceros y acritudes.

 

La belleza llegó demasiado tarde,

Como la sólida roca desgastada busca su último aliento,

En la espuma de un mar eterno,

Mirando estoy al futuro a la luz privada del día.

 

¡Las Criaturas se preparan para salir!

 

Imágenes perdidas en símbolos de amor,

Carne fresa presta para su incineración,

Ellos, solos,

Haciendo de sus signos la imaginería del reciclado acongojado.

 

Libres duendes inconexos atentando con sus vidas,

En un universo extinto de lugares vergonzantes,

Donde la crueldad se viste de ágil compañera de juegos,

Donde la frialdad niega a todos su redención.

 

Limites conspicuos de sabiduría metabolizante,

De aromas prestados por el amo americano,

La dulce hoja de la guillotina se perfila,

Sabedora del poder que se le ofrece.

 

¡Niños, Niñas!, ¡Las leyes son vuestras!

¡Haced realidad todas las fantasías!

Que el resto de vuestra existencia toméis en reflexión,

Al sacrificio,

Unidos en una oscura canción.

jueves, 8 de julio de 2021

EN LA NOCHE

 

En la noche veo,

El hálito límpido de tu misterioso fulgor,

Una tristeza,

Una razón,

Que el sereno asfalto disfraza de pasión.

 

En la noche veo,

Criaturas empapadas por el anhelo, la obsesión,

Gritando al conspicuo epíscopo del desencanto, 

Sus indiferentes miserias.

 

En la noche veo,

Gatos humanos arremolinándose a la orilla del río,

Marginados de carteles no retornables,

Maquiavélicas especies venidas de lejos,

Amenazantes del señor de noble tradición.

 

Y en la noche te veo a ti,

Sola, sin brazos que te arropen,

Con los ojos cansados de llorar.

Y te veo como llama sin luz,

Jardín sin flor,

Como barco sin mar,

Bosque sin luz.

 

Y te busco sin hallarte,

Como caminante sin camino

Que avanza al canto crecido,

Por el dolor no compartido.

 

Y así va la noche,

Pasando, despacio,

Llegando al fin la jornada

Observando al Sol nacer,

Creyendo atisbar un brillo de esperanza,

Que me obligue de nuevo a ser lo que fui,

Sin mentiras, sin sufrir.

 

Por el amor doliente del que busca y siente

Que cada despedida será un hasta siempre

Que cada suspiro de vida

Será la desventura eterna de vivir

Sin tu abrazo

Sin ti.


domingo, 20 de junio de 2021

EL DIOS DEL GARGAJO

 

Potro desbocado,

En la ignorante mediocridad.

Muela picada,

Por el dulce sin pecado.

Sapiencia plena,

De horizontes de vergüenza.

Noches sin fin,

Gritando al episcopal de la intolerancia.

Lengua ponzoñosa,

Soliviantando el oído del noble.

 

No eres más que una muesca,

En la desgastada y oxidada,

Rueda de eternas vanidades.

Aprendiendo del tordo,

Ilusorio y entretenido,

Moflete del catódico colorete,

Que, cual taza de retrete,

Te la mete hasta el cerebrete.

 

Tu inteligencia florece,

Cual detritus de mosca,

Gracias a que tu mp3 es la panacea,

De tu apoltronado horizonte.

 

Gargajosa manifestación de apestado humano,

Destrozando mobiliario urbano,

Al son de un rock metamorfoseado y aflamencado.

Vas por la vida cerrando libros,

Gritando tus miserias y desencantos:

Huellas de congéneres impotentes,

Ejemplos de vergonzante película Ozoril.

 

Tu vida esta llena de emociones,

Aprende a destrozarlas,

Enseña tus experiencias a tus generaciones,

Que todos sepan que eres,

El dios del gargajo.  

domingo, 30 de mayo de 2021

CIRCO

 

Remilgadas bestias de dos cabezas,

De frágil papel rojizo por ojos.

Saltamontes gigantes de enormes alas verdes,

Relucientes y de edulcorado fulgor.

 

Enanos saltimbanquis de tierras lejanas,

Balanceándose entre los huecos de cañones podridos.

Serpientes de interior,

Disfrazadas con pijamas celestiales.

 

Magos pontificados,

Dormitando en globos de fantasía.

Hadas relamidas,

Paseando por alambres untados en melaza.

 

Todos ellos preparados para el desfile,

Desafiantes criaturas oscurecidas en su vómito.

 

¡Pasen y vean!,

¡El Circo ha llegado a la ciudad!

domingo, 23 de mayo de 2021

CARNE

 

Carne en el despropósito humillada

Carne en el dolor masacrada

Carne de mis carnes

Mecida al donado viento de la noche.

 

Rubia, morena, rojiza

Carne de ayer, sueño de hoy

Por tus venas suspiro en el deseo compartido

El vino, la penuria, la gloria y el placer.

 

Carne de rey, almuerzo plebeyo

Atrapada en la noche sin futuro

Por el poderoso contrariada

Por el ausente ensimismada.

 

Carne de rosas

Piel de hierbabuena

Lamiendo de tu sien

Al amparo de tus cosas. 

viernes, 14 de mayo de 2021

CARACOLA

 

Caracola marina,

Que a tu tristeza arrullan delgados sueños de juguetonas princesas,

Acurrucándose ecos de amores abatidos,

Sabiendo que ese aroma,

Algún día será mujer.

Que labios de sus frutos,

Por tus frutos un día te besarán,

Y te guardarán en un cuenco lleno de ilusiones.

 

Caracola marina,

Envuelta en el electrizante humo,

Sabes dar bien donde otros buscan mal,

Arremetiendo sus nihilistas oídos hacia ti.

 

Caracola marina,

Eres marina de la mar infinita,

Y eres caracola de la vida eterna.

No muestras más que belleza, encanto y pureza,

A mentes innobles y calculadoras,

Que hacen del desprecio y la ignorancia,

El pan nuestro de cada día.

domingo, 2 de mayo de 2021

CAGADAS

 

¡Qué bien!

La habéis cagado otra vez.

-“¿Porqué?, si todo funciona religiosamente ok”.

¿Porqué dices?,

¿Y tú lo preguntas?

¿Porque le robas al pobre?

¿Porque le guardas al rico?

¿Porque escuchas al primo?

¿Porque desoyes al sabio?

¿Porque mi amigo emigró?

¿Porque ahora es rico fuera de su patria?

¿Porque no le oíste aquí?

¿Porque clamas a la solidaridad?

¿Porque en el fondo te importa un carajo?

¿Porque hablas de tolerancia?

¿Porque no tienes ni idea de ella?

¿Porque apoyas a los extranjeros en tus discursos pajilleros?

¿Porque luego les persigues por las calles y les metes entre rejas en vez de intentar cambiar lo establecido?

¿Porque eres inaccesible en tu trono?

¿Porque no te acuerdas que estas ahí gracias a tu pueblo?

¿Porque solo te interesan las fotos?

¿Porque eres tan feo?

¿Porque no te largas?

Porque…

Hay una pancarta en lo alto de la ermita que dice:

“Cabrón el político que dimita”.    

domingo, 25 de abril de 2021

BOSQUE

 

El sendero es claro,

Todos pueden ver el camino,

El puerto a lo lejos,

El cielo límpido y abierto arriba,

El abismal verde abajo.

 

¿Oyes la sinfonía animal?

Todos cantan como si fuesen uno solo.

Igual que los duendes que se esconden a tu paso,

Igual que el viento acaricia cada recoveco,

Así vas caminando,

Como dueño del sendero.

Atestado de diminutos seres,

Que se asoman interrogantes,

En saber quien se acerca.

 

Y tu avanzas,

Seguro, positivo,

Arrastrando el rojo,

Lanzando el ocre,

Ahora el viento es tu aliado.

 

Nunca ser humano ha sido,

Sin ser de natural consentido,

Sin culpable y sin razón.

El principio no existe,

Siempre ha estado allí.

 

Y al final al desierto negro volviste,

Con restos sin vida,

De tu voluntad.

 

Días has dejado pasar,

Planes has elaborado,

Dones has recibido,

Y…

Muerte por muerte,

Has construido,

A tu alrededor.

 

Contempla ahora pues tu sagrada obra,

Huele el viejo roble,

Observa la singular silueta animal,

Oye el desolado silencio,

Ausente del canto,

Sin hembra con risa.

 

Y ahora disfruta,

Goza del placer,

De ver tus estertores,

En la cima del viejo roble,

Que tú mismo destruiste.

 

No has aprendido nada en este viaje,

Tal vez lo hagas…

En el próximo.

lunes, 19 de abril de 2021

A CAMINAR

 


A caminar

Con el amargo desencanto

Con el huésped de mi pesar.

A caminar sin propósito ni canto

Sin un porqué y sin un cuando.

 

A caminar dando de lo que se fue al caminar andando

Con un te quiero y un te querré

Sin esperar nada a cambio

Más que caricias robadas a una tersa sonrisa.

 

A caminar al lamento consagrado

De un te quiero ensimismado

De la nobleza de un rezo

De una daga al corazón.

 

Suspirando en eterna desazón

Del que sueña atormentado

Por un querer sacramentado

Vistiendo de crueldad su razón.

 

Y así, caminando,

Voy lamentando

Las mentiras de tu querer

Que si hubo engaño no fue tanto

Más que unos ojos en silencioso llanto

Musitando por los tuyos

Un te amo y un te amaré.

viernes, 9 de abril de 2021

VOCINGLERO

 


Desdibujados paisajes,

Descoloridas clases,

Diluyéndose con su despropósito,

En la infelicidad.

 

Descastadas gargantas,

Prostituidas con la miseria de sus entrañas,

Mirando la sopa,

Bebiendo la boba,

Nadando en un mundo de ensueño,

De mágicas pócimas de aire carbonatado.

 

Bailando al son del amo que clama,

Esa llama que no derrama,

Por su ponzoñoso y paupérrimo verbo,

Ni una perra, ni un billete.

 

Sabiéndose prisionero de si mismo,

Saliendo a fiestas de embrutados semejantes,

Dando siempre por delante,

La libertaria oblicua del atrás circundante.

 

Burbuja,

Aceite,

Pompa de jabón,

Que derrites sapiencia a la sombra de un malecón.

 

Inocua criatura de nobleza obliga,

Sales del armario,

¡Que Dios te bendiga!

 

Sedúcenos a todos con tu proverbial labia,

Que no te dé miedo,

Ni siquiera rabia.

 

Sigue siendo ese oscuro objeto de deseo,

Ofrécenos tu irrefrenable jaleo,

Que es de tus labios un mareo,

Y con tu voz,

Yo me la meneo.   

martes, 6 de abril de 2021

HITMAN

 

A los que se reían de mí en la escuela

A los que me tiraban piedras

A los que me buscaban para satisfacer sus intereses

A los que alardeaban de poder inexistente.

 

A los que les parecía divertida la desgracia ajena

A los que disfrazan de amistad su enorme frialdad

A los que fueron incapaces de ser sinceros

A los que les brillaba su egoísmo.

 

A los que nunca se sacrificaron por las circunstancias

A los que mintieron para conseguir algo

A los que aprovecharon mi inmadurez para realizarse como seres oscuros

A los que se regodeaban de sus miserables triunfos.

 

A los maestros y maestras en el arte de las habladurías

A las que me engañaron con sus mentiras de amor

A los que nunca me devolvieron mis discos (ni mi dinero)

Y a los que nunca les devolvieron esa parte de alma que no les di.

 

Para todos ellos, éste es mi deseo:

“Que Dios Os Bendiga”. 


Cuando el Regetón mató al Rock

 

La historia de la música está repleta de historias curiosas. A veces creemos que cuando cierto estilo musical impone sus reglas a otro es por simple desidia o por el poder del que viene pisando fuerte y ofrece una corriente de aire fresco que muy probablemente no hubiese sido capaz de aceptar. Ocurrió en 1955 con la irrupción del Rock and Roll que desbancó, al menos por una temporada, el reinado del Jazz de la época. Y cuando la evolución propia del Rock pasó de las primeras canciones de The Beatles a las complejidades orquestales y técnicas del “Sgt. Pepper Loonely Hearts Club Band” de los mismos 4 fabulosos de Liverpool, el cambio era obvio: lo que se nos vendría encima sería el, para algunos, insufrible Rock Progresivo de los años 1970s  que duró sólo unos años (ni siquiera una década completa), para más tarde explosionar el Punk en 1977. Era una vuelta a las raíces de lo que siempre fue el Rock: canciones de no más de 3 minutos frente a los devaneos instrumentales de más de 20 minutos del Progresivo.

Pero algo tuvieron en común todas estas épocas de la música Rock que he mencionado. Durante el advenimiento de todas estas etiquetas y estilos siempre pudieron sobrevivir los otros conjuntamente. Durante el reinado del Rock and Roll sobrevivió el Jazz, durante el Rock Progresivo lo hizo igualmente el Rock simple y básico de otras bandas y más adelante incluso con el resurgir del Punk e incluso más allá, en los años 1980s, con los Nuevos Románticos floreciendo por todas partes (bandas y solistas que si no incluían en sus discos la dichosa batería eléctrica, el teclado Yamaha DX-7 o la caja de ritmos, no estabas “en la onda”), grupos como Genesis, Yes o incluso Emerson, Lake & Palmer seguían sobreviviendo. Eran espacios abonados y bien reconocidos por fans, seguidores en general y por supuesto las compañías discográficas. Todo ello estaba bien delimitado. Eran otros tiempos.        

 Actualmente (escribo este artículo en abril de 2021), siguen existiendo estas parcelas musicales. Existe nuevo Rock aunque ya no lo escuchemos en las emisoras de radio, más preocupadas por mantener el recuerdo de las grandes bandas del pasado en lugar de fomentar a las nuevas (excepto en el caso de Radio 3). Se suceden conciertos-homenaje a bandas del pasado (Queen, Led Zep, Dire Straits…), y encima los conciertos en vivo han reducido su número, quedando relegados casi la mayoría de las veces, por obra y gracia del maldito Covid19, a los shows online. ¿Podrían nombrarme una docena –solo una- de buenas bandas de Rock de la actualidad? Y no es que el Rock haya fenecido pese a lo que muchos opinen a este respecto. Pero quizás esté herido de muerte. No por las nuevas tecnologías. Al contrario. Éstas nos hacen tener en la palma de la mano todo un abanico de posibilidades como nunca antes habíamos tenido. El problema de fondo está en la gente. Y para colmo de males se ha impuesto un estilo musical como el Regetón entre nosotros que es el perfecto ejemplo de la mediocridad musical más supina.

Nunca antes en la historia de la música un estilo musical había durado tanto tiempo hasta la aparición de otro que lo eliminara o al menos que lo ensombreciera. Todos y cada uno de los ejemplos arriba mencionados no duraron más de 10 años a lo sumo cada uno. Sin embargo el Regetón lleva ya anclado entre nosotros (por cómo va el asunto me temo que aún nos queda),  más de 20 años. Y ello no es debido a otra cosa sino a la poca o nula vocación de la gente por interesarse por otras forma musicales. Aparte del hecho de su patrón rítmico inamovible: un machacón tempo de 3-3-2 audible a kilómetros de distancia. Si oyes ese patrón ten por seguro de que se trata de Regetón. Eso unido a textos casi siempre repletos de connotaciones sexuales, donde el macho es el poderoso repleto de billetes que subyuga a la mujer y ésta a su vez desea ser subyugada por ese macho espléndido, mensajes absolutamente materialistas y de amores dolorosos y llenos de rencor completan este arcoíris de maravillas sonoras que, querámoslo o no, han venido para quedarse.

 Cuando una sociedad no es capaz de crear otras alternativas musicales interesantes a nivel urbano, estamos ante un serio problema. Y el problema no es otro que el de la comodidad. El asentarse en lo que ya conocemos. En no ser seres inquietos musicalmente hablando.

Una amiga mía me dijo una vez que ella nunca sería capaz de escuchar a Beethoven porque lo que componía ese señor no era música de baile y para ella la música era sinónimo de bailar. Por eso le gustaba el Regetón. El problema no es que hoy exista mucha gente con esta misma manera de pensar. El problema es que a estas personas les da igual que puedan existir otras formas musicales como de hecho existen. Hay vida más allá del dichoso Regetón. Otra cosa es que haya gente que desee descubrirla.

Siempre nos quedará Spotify” me dijo un amigo en una ocasión. Cierto. Y es una ventaja tener este tipo de plataformas porque si a ti te gusta Queen y no tienes ni idea de quien es Frank Zappa, tal vez la misma plataforma musical te ofrezca la posibilidad de descubrir al segundo ya que puede estar entre su lista de artistas relacionados. Una ventaja interesante. Y si hace décadas estilos musicales podían vivir en perfecta armonía unos con otros era porque había alternativas.

La música Disco acabó por imponer sus normas en los discos que grababan multitud de bandas e intérpretes a partir de la segunda mitad de los 1970s en todo el mundo. Y esas bandas e intérpretes jamás habían entrado por la Disco Music.  Aretha Franklin, Al Jarreau, Herbie Hancock, Chick Corea o George Benson, por citar solo algunos, entraron sin rubor por los senderos de la Música Disco.  Sin embargo lo hicieron para no quedar desfasados. Pero al mismo tiempo que ellos lo hacían, otros estilos musicales continuaban adelante con sus formas musicales inalterables. Había espacio. Había campo. Hoy el panorama se ha transformado en un recreo para satisfacer los deseos de una industria discográfica que se aferra a un solo estilo, el Regetón, como su última tabla de salvación. El último baluarte de una industria llamada a desaparecer. Al menos el ejemplo de modelo de la compañía discográfica que floreció en el pasado. Tal vez por eso aún nos queden muchos años de insufribles y machacones ritmos 3-3-2 por oír en la distancia cada vez que salimos a la calle y algún iluminado nos lanza tales maravillas sónicas a nuestros pabellones auditivos.

“FOR YOUR EARS ONLY”.    

sábado, 3 de abril de 2021

SAM

 

Sam se levanta cada mañana con una sonrisa en la boca: “voy a sentirme bien hoy”.

Sam tiene prisa. Solo desayuna bollos agujereados y café: “voy a servirme bien hoy”.

Sam ocupa el asiento de su nuevo Lexus y se dirige a su empresa: “voy a despedir a diez hoy”.

Sam paga su nueva casa de la playa gracias al beneficio de sus recortes salariales: “voy a comprarme otro perro para mi nueva casa hoy”.

Sam llega a la hora del lunch: “voy a sonreírle al negro que sirve las mesas a ver si me da gratis la coca-cola hoy”.

Sam nota que su móvil se ha activado. Acaba de ganar otro millón: “voy a ver si me puedo follar a esa actriz porno por la que he pagado diez mil pavos hoy”.

Sam está triste. Ha llegado la hora de volver a casa y no ha podido hacer sus ejercicios espirituales porque la limpiadora ha llegado tarde y ahora ha ocupado su despacho: “voy a despedir a esa furcia hoy”.   

Sam se despide ya de sus empleados. Ha sido un día muy duro y él se despide de ellos con una sonrisa en la boca mientras todos le saludan sin saber que van a irse a la calle muy pronto: “voy a ver si me llevo mas dinero por cada uno de esos ilusos hoy”.

Sam está a punto de meterse en su nuevo Lexus cuando un tipo mal vestido y de dudosa catadura se le acerca: “Ro- lex!”. Decía el tipo señalando la muñeca de Sam. Pero Sam no piensa darle un reloj tan valioso a ese despojo humano. Además fue un regalo de su jefe cuando despidió a sus primeros diez empleados. “Ro-lex!”, repetía el tipo. Sam seguía negándose. El tipo sacó un arma y de un seco disparo le abrió el corazón a Sam.

El tipo se agachó, le arrancó el reloj de la muñeca de Sam y salio corriendo.

Sam sabedor de que le quedaba poca vida y con su corazón abierto por aquella bala pensó: “voy a morir hoy”.

sábado, 13 de marzo de 2021

TODD RUNDGREN 
“A Wizard, A True Star”
 
(2LP) (Marzo 1973)
 
Reedición
Friday Music
(2014)
Vinilo de 180 grms 

Todd Rundgren (Philadelphia, 22 de junio de 1948) es uno de esos músicos inclasificables. Aunque enmarcado dentro del Rock, Rundgren ha hecho de todo (Pop, Soul, Country, Folk, Blues…). Músico multiinstrumentista, líder del grupo Utopia y de Nazz, titubeó en sus comienzos con el Sicodelismo para más tarde (1970) iniciar su carrera como solista. Era una época de búsqueda de sonidos. Veda abierta por The Beatles. Casi todo estuvo permitido en el Rock en sus comienzos. Aunque estaba claro que si esos comienzos fueron dados por las canciones desenfadadas y divertidas de gente como Chuck Berry, Fats Domino o Jerry Lee Lewis, la evolución estaba en el tejado de muchas mentes inquietas de los 60s. Una de esas mentes era la de John Lennon. Otra la de Paul McCartney. Junto a ellos muchos chicos de 17 años que se impregnaban de todas esas influencias y que nunca estaban contentos con el resultado. Tanto era así que preferían meterse ellos mismos en los garajes de sus casas y guisárselo todo solitos.

Todd Rundgren era una de esas mentes inquietas que nunca estaba conforme con el resultado obtenido. Estuvo absorbiendo, cual esponja rockera, todo tipo de sonidos, desde el Blues de raíces hasta el Folk clásico pasando por los primeros discos de grupos como Pink Floyd o Soft Machine. Pero no sería hasta 1968 cuando, estando en New York, se topó con un disco y una artista que le cambiarían la vida. El disco era “Eli and the Thirteenth Confession” y ella Laura Nyro. Un disco demasiado avanzado para la época y que incluía temas que después fueron clásicos en voces de otros pero que contenía una colección de canciones inconfundiblemente personales con un estilo compositivo que era realmente el que Rundgren andaba buscando.

Ámbos, Nyro y Rundgren llegaron a conocerse personalmente y Rundgren le confesó a Nyro lo mucho que le había influido su disco en su forma de componer. Laura le invitó a su piso de New York y, absorto, Todd asistió a lo que fue sin duda una transposición metafísica absoluta: Nyro tocando en su piano, cantando e improvisando su peculiar estilo en una serie de acordes que le dejaron patidifuso. Pocos años después de aquel encuentro Nyro propuso a Rundgren liderar su banda de directo y que llevase a sus músicos a lo que Rundgren se negó argumentando que tenía giras que hacer. Y ese fue el final de la relación. Muchos años después, en 1997,  Nyro fallecía víctima del cáncer a la edad de 49 años curiosamente a la misma edad y con el mismo tipo de padecimiento que acabaría con la vida de su madre años antes. 

Todd sin duda se quedó con el estilo de Nyro en su cabeza durante años, aunque para ser honestos y justos, no solo fue esta la influencia de Rundgren, como hemos comentado. La carrera como solista de nuestro hombre de Philadelphia comenzaría en 1970 pero no fue hasta el año 1973 y después de publicar un año antes su excelente “Something, Anything?”, cuando Rundgren publica este peculiar disco titulado “A Wizard, A True Star” (“Un Brujo, Una Verdadera Estrella”), título que pecaba de todo excepto de modestia.

Desde la portada, donde se ponen de manifiesto entre otras cosas, las inquietudes de un Rundgren muy metido entonces en todo tipo de filosofías, culturas milenarias y componentes matemáticos, un escrito en sánscrito realizado por Patti Smith y una gran dosis de egomanía de un Rundgren que no olvidaba sus maniobras de marketing siempre anticipándose a las épocas. A este respecto decir que Rundgren siempre fue un visionario, al igual que unos pocos como Zappa o los mencionados Beatles a los que habría que añadir sin duda Harrison, anticipándose en las tecnologías, en la forma de grabar, editar y mezclar un disco. Los videos, la tecnología aplicada a los ordenadores (Rundgen fue el primer músico Rock que creó un disco interactivo, plataformas desde direcciones Web e incluso realizar una gira completa con él solo como músico y donde el público interactuaba con la música que iba sonando a través de micrófonos elásticos ubicados en el techo del auditorio y que servían para modificar los ritmos de las canciones que Rundgren iba escupiendo desde el escenario) y un sinfín de excentricidades tecnificadas que hacen de este individuo un tipo interesante, sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que hemos comentado lo realizó antes de iniciarse el nuevo siglo.

“A Wizard, A True Star” fue un disco concebido por Rundgren para, según sus palabras “paliar el aburrimiento imperante en la música excesivamente multiforme de los 70s”. Para ello utiliza una cantidad de temas cortísimos, unidos, sin pausas, para hacernos llegar un disco en el que el aprovechamiento más relajado de la energía aparece pero en la cara B. Cortes donde oímos a perros cibernéticos haciendo el amor, viajes a la tierra de Nunca Jamás, flechas a ritmo de procesión blusera, guiños a personajes como Salvador Dalí y viajes interplanetarios.

En la cara B encontramos esos temas mucho más relajados como el homenaje que hace Rundgren al elegante Soul de Mayfield, Smokey Robinson o Thom Bell en un Medley con temas como el “I´m So Proud”,  “Ooh Baby, baby” y “La La Means I love you”. Y sin duda el tema-himno generacional que cierra el disco y que Rundgren continua interpretando en directo: “Just One Victory”. 

No sería hasta el año 2010 cuando Rundgren interpretaría el álbum al completo en directo. Hasta ese momento solo interpretaba temas sueltos con su banda Utopia o bien en solitario. Incluso llegó a realizarse un video completo de la actuación de 2010 y por supuesto ediciones estaban pendientes de este disco y así fue hasta el año 2014 cuando aparece de nuevo editado en vinilo en edición limitada y además en doble vinilo ya que el disco originalmente duraba casi sesenta minutos y, como sabemos, cuando se trata de surcos vinílicos, si están muy apretados el sonido se resiente. Siendo dividido el disco en cuatro caras, el resultado para los audiófilos es francamente satisfactorio y altamente recomendable. Por supuesto se respeta la portada Gatefold y sus correspondientes letras más alguna que otra sorpresa. También se edita su correspondiente versión en formato CD con unas interesantes notas escritas por Paul Myers, autor del libro “A Wizard, A True Star: Todd Rundgren In The Studio”, para los muy muy fans del músico.

No podemos olvidar la faceta siempre importante de Rundgren como productor e ingeniero de sonido no solo en sus discos como solista sino en muchas obras de otros músicos como Meat Loaf, New York Dolls, Fanny, The Tubes, The Band, Badfinger, Daryl Hall & John Oates o Patti Smith. Pero eso será carne para otro comentario. Por el momento disfruta de esta descarga de egomanía cibernética y psicodélica de 1973 con uno de los músicos norteamericanos menos conocidos en España pero más interesantes del mundo.                

 

domingo, 7 de marzo de 2021

THE WHO "Tommy"

 


THE WHO

“Tommy”

(Mayo 1969)

Reedición: Geffen Records

(2013)

Vinilo 180grms

The Who fue la banda Mod Británica más famosa de la historia. Junto a otras gloriosas bandas Mod de la época como The Kinks o The Small Faces, los miembros de The Who poseían incendiarias puestas en escena –el destrozo de guitarras y baterías-, un cantante carismático y un bajista que permanecía atónito e impávido observando desde su rincón. Ellos eran Roger Daltrey (voz), Pete Townshend (guitarra), John Entwistle (bajo) y Keith Moon (batería). En el plano compositivo eran Daltrey y Townshend quienes crearon himnos como “My Generation”, “I Can´t Explain”, o “I Can See for Miles” todas ellas compuestas por el más prolijo miembro de la banda: Townshend.

The Who apareció en el mercado discográfico en el verano de 1964. Intentando hacerse un hueco dentro del amplísimo espectro de bandas que pululaban por el Reino Unido en esa época (estamos hablando de la década más importante para el Rock: los años 1960s donde cada día había actuaciones de grupos diferentes en infinidad de locales ubicados en las principales ciudades de las islas) donde tenías que tener algo más para destacar del resto.

The Who fue el grupo bandera del movimiento Mod que fue una subcultura que perduró en Gran Bretaña, sobre todo en Londres, desde finales de la década de los 1950s y hasta la primera mitad de los 1960s. Sus distintivos eran realmente todo lo que tuviese que ver con lo moderno. Eran chicos de clase obrera que gastaban sus pagas los fines de semana en las discotecas, organizando concentraciones o realizando fiestas nocturnas donde las anfetaminas reinaban por doquier. Sus símbolos eran las motos tipo italianas como la Lambretta o la Vespa modelo Scooter las cuales personalizaban con todo tipo de elementos como espejos retrovisores, pegatinas o banderas. El Mod cuidaba  mucho su aspecto. Su ropa, (usaban mucho las parkas del ejercito americano) sus gustos musicales o sus relaciones con el resto de subculturas sociales. En este sentido eran enemigos acérrimos de los llamados Rockers. Otra subcultura británica de la misma época que se negaba a evolucionar musicalmente. Mientras el Mod se jactaba en presumir de gastarse grandes cantidades de dinero en comprar discos de solistas Soul americanos, sobre todo sonidos como los de Tamla Motown o el Ska jamaicano (aunque también les gustaba el Northern Soul británico o el Beat), el Rocker era el típico sujeto que se quedó anclado en el pasado con los discos de Elvis Presley, Gene Vincent o Carl Perkins. Estéticamente, el Rocker también iba en contraposición del Mod. Estos usaban cazadoras negras de piel tipo motera y sus motos eran clásicas British como la Norton, BSA o Triumph. Todo un mundo y unos enfrentamientos que quedarían muy bien reflejados en el posterior disco y película “Quadrophenia”.     

Pero volviendo a la música, Tommy fue la primera Opera Rock de la historia. 1969 fue un año de grandes cambios musicales. También apareció ese año el “In The Court of The Crimson King” de King Crimson, el primer disco de Led Zeppelin o el “Abbey Road” de The Beatles. Con este disco The Who ponían en la calle lo que fue su 4º disco grande. Un álbum doble que era algo más que un disco conceptual pues era realmente una historia que años más tarde, en concreto en 1975, el director siempre muy discutible Ken Russell, llevaría a la gran pantalla con el propio Daltrey como protagonista.

Narraba la historia de Tommy, un niño que queda ciego, sordo y mudo traumatizado al observar la muerte de su padre de manos del amante de su madre. Una niñez difícil que, unido a su autismo, harán de Tommy una estrella mediática pero desde otro universo: el de la máquina del millón, el “Pinball”, ese juego que había en cada bar de ciudad y que consistía en hacer la mayor cantidad de puntos posible a través de varias bolas de acero en un panel luminoso y muy ruidoso. Tommy se convierte  así en un astro de dicho juego llegando a ser “ejemplo” para el resto de sus congéneres.

Musicalmente, la obra del grupo londinense se compone de un compendio de canciones ideadas para la guitarra acústica. Aunque dista mucho del nivel de calidad de las canciones de discos como “Who´s Next” o “Quadrophenia”. “Tommy” posee una gran riqueza instrumental en arreglos que le harían único para la época, con todo tipo de instrumentación como piano, órgano, trompeta, corno inglés e infinidad de armonías vocales. Los momentos álgidos del doble álbum son sin duda cortes como “Pinball Wizard”, “I´m Free”o “See Me, Feel Me”.

Se han editado varios formatos de esta obra de The Who. En una caja de lujo con 4 CDs conteniendo material inédito en forma de Demos, un libreto de 80 páginas y un ensayo escrito por el fan de la banda Richard Barnes. Entre tanto material aparece también en 2013 este doble LP que contiene el disco original remasterizado digitalmente y prensado en 180 gramos.

Como decía la hermana del protagonista de la película “Casi Famosos” de Cameron Crowe:

” Escucha Tommy a la luz de una vela y verás todo tu futuro”. Ahora podemos disfrutar de esta gran obra de The Who en mágico y maravilloso vinilo. Como siempre fue.     

sábado, 27 de febrero de 2021

THE ROLLING STONES "Exile on Main St."

 


THE ROLLING STONES

“Exile On Main St.”

(Mayo 1972)

Para el décimo disco grande de la banda británica, sus miembros se fueron a vivir al sur de Francia. Concretamente a la costa azul y a un pueblecito llamado Villefranche-sur-Mer donde entre los meses de julio y noviembre de 1971, realizarían las sesiones de grabación de un doble álbum que en un principio fue vilipendiado por la crítica para, al cabo de los años, convertirse en el disco más importante de los Stones ¿Motivos? Muchos. Tal vez uno de los más destacados fue la mezcla de estilos que ofrece: Rockabilly, boogie-woogie, soul, gospel, reggae, country…y por supuesto mucho Rock y Blues. Las raíces negras de la banda pero aquí con una libertad creativa total. Un elemento anexo que también ayudaría a la elaboración del disco fueron las constantes visitas de vendedores de sustancias estupefacientes a la mansión donde se gestó la producción. Un Chatêau que alquiló Richards y que fue cuartel general de la Gestapo durante la II Guerra Mundial. Tanto que la policía se convertiría en asidua visitante de la misma. Además en ella los Stones recibirían a otras ilustres amistades como William Burroughs, Gram Parsons o John Lennon. 

Los devaneos por el estudio de los miembros del grupo eran un caos total: casi nunca estaban todos juntos. Jagger acababa de casarse con la modelo Bianca Pérez y solía ausentarse más de lo debido a su embarazo. Mick Taylor recordaba que normalmente había del orden de unas cuarenta personas cada día en la casa y todas ellas diferentes. Richards estaba más tiempo dormido que despierto y Bill Wyman, el bajista, fue el único que se atrevería a desentonar con el resto de sus compañeros pues apenas participó en la elaboración del disco siendo sustituido en muchas sesiones ya que no le gustaba el ambiente reinante en el lugar.

Musicalmente los Stones mezclan todo tipo de estilos. “Tumbling Dice” fue uno de los singles que se extrajeron del álbum. Una canción claramente country. De hecho Linda Ronstadt realizaría una versión en de esa guisa en 1978.“Happy” fue otro sencillo y hasta hoy el único single cantado por Richards.“Sweet Black Angel” era una canción que Mick Jagger le dedicó a la activista Angel Davis quien era miembro de Las Panteras Negras.“Rip This Joint” en tiempo rockabilly donde brilla el piano de Nicky Hopkins.“Casino Boogie” es una de las piezas en las que Keith Richars toca el bajo.“Ventilator Blues” fue la única composición en la que Mick Taylor consiguió que se le acreditase como autor.“I Just Want to See His Face” y “Shien a Light” eran claramente piezas influidas por el Gospel.

El prestigioso Lester Bangs, de la revista Rolling Stone, fue uno de los que más firmemente apoyaron desde su edición el disco, frente a opiniones nada acertadas de muchos otros críticos y que, con el paso de los años, se tuvieron que comer sus comentarios. Bangs en 1973 escribía:

"Los Stones aún tienen la fuerza para hacerte sentir como si estuviéramos ambos encerrados y heridos por las mismas barreras, frustraciones y tragedias. Exile es lo suficientemente denso como para ser apremiante: es muy difícil de escuchar, a la primera, la perfección y la furia detrás de esa densidad sombría que se asegura que tu vuelvas, escuchándola cada vez más con cada reproducción. Lo que escuchas tarde o temprano son dos cosas: primero una vislumbrante depresión sin fin sin igual quizás no vista desde The Rolling Stones, Now!, y un extraño de humanismo y amor emergente de un confuso frenesí..."

The Rolling Stones recorrían en lancha con tanta asiduidad el trayecto de la costa francesa hasta Mónaco e incluso hasta Italia para desayunar que a esa ruta le llamarían “Main St.” Lo que a la postre se convertiría en el germen para el título del álbum. Unos pobres músicos ricos exiliados en la costa sur de Francia. Que pena. Pero bueno, si ello sirvió para regalarnos uno de nuestros imprescindibles, bienvenidas sean sus majestades satánicas.     

domingo, 14 de febrero de 2021

THE CLASH "London Calling"

 


Reedición

Sony Legacy

(2013)

Vinilo de 180 grms (2 LP)

El canto del cisne de una época que se resistía a desaparecer: el Punk. Frente a un futuro que se preveía incierto por la tecnología: los Nuevos Románticos. “London Calling” es la llamada desesperada de cuatro músicos de Rock al amparo de una guitarra rítmica y voz (Joe Strummer), una guitarra solista, piano y coros (Mick Jones), un bajista (Paul Simonon) y un batería (Topper Headon). Una recopilación de canciones metidas con calzador en un disco doble a precio sencillo (Strummer decía que no quería que los seguidores de la banda pagasen más dinero de lo que él creía justo) que recorre todo tipo de inquietudes: desde los conflictos raciales hasta las drogas pasando por el desempleo, el sexo y los homenajes nostálgicos a celebrados luchadores por la libertad en la guerra de España.

Nombrados en su momento “la mejor banda de Rock”, The Clash crearon con este disco la mezcla perfecta entre lo que fueron sus inicios como banda de Punk sucio para evolucionar hacia una elaboración más cuidada y técnica de sus melodías a través del uso de otros instrumentos como el órgano, vientos, piano o incluso influencias reggae.

El productor fue Guy Stevens quien poseía técnicas para endurecer y afianzar el sonido de la banda como crear malestar mediante discusiones, tirar sillas o violentar el mobiliario del estudio en general para que el grupo más tarde aprovechase toda esa energía a la hora de cantar y tocar los instrumentos. La manera de sacar la adrenalina, no obstante, también era a base de jugar al fútbol en un área cercana al estudio: práctica a la que recurrían para “desintoxicarse” de las grabaciones. Muchas tomas se hacían a la primera y el álbum se completó en pocas semanas.

La canción que abre el álbum y que titula al disco hace alusión al llamamiento que se solía realizar en la época de la segunda guerra mundial cuando los locutores mencionaban…”This is London Calling”…”Aquí Londres emitiendo…” Una canción influida por un famoso accidente nuclear que tuvo lugar en Pennsylvania en marzo de 1979. “Rudie Can´t Fail” incluye elementos como sección de viento e influencias del soul y reggae. “Clampdown” parece que nos va a dirigir hacia la época de los instrumentales pero rápidamente aparecen unas letras que achuchan a la juventud para que luchen contra lo establecido. En “Death of Glory” Strummer reflexiona sobre lo que supone la perdida de la juventud y el inminente camino hacia la madurez. “Lover´s Rock” aboga por el sexo seguro y planificado. Y por supuesto “Spanish Bombs”, tema clave del disco, donde la influencia reivindicativa de Strummer llega a cotas insospechadas al crear una melodía basada en la música española con claros ingredientes de homenaje a todos aquellos que cayeron luchando por una causa justa. El último corte “Train in Vain”,  no iba a ser incluido en un principio en el álbum, pero fue promocionado por el semanario musical New Musical Express y se incluyó en el último minuto.

 La portada del disco homenajea la del primer álbum de Elvis Presley aunque en lugar de aparecer claramente los miembros del grupo, se opta por ofrecer una imagen tomada de una actuación de la banda en el Palladium de Nueva York el 21 de septiembre de 1979 (el disco se publicaría el 14 de diciembre de ese mismo año) donde se intuye al bajista Paul Simonon destrozando su bajo, un Fender Precision, contra el escenario.

Un álbum que siempre tuvo el apoyo unánime de crítica y público desde el mismo momento de su publicación y que hoy es uno de los discos más importantes de la historia del Rock llegando a las más altas posiciones de cualquier lista que se precie.

Y para colmo, en 2010, se realizó un documental sobre como se desarrollaron las sesiones de grabación. Hay que exprimir el invento. Lo malo es que ya no esté entre nosotros Joe Strummer  para disfrutarlo.

sábado, 6 de febrero de 2021

THE BEATLES “Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band”

 

Reedición: EMI

(2012)

Vinilo de 180 grms

Estamos ante el disco más importante y representativo de toda la historia del Rock. Tal vez esto suene excesivamente pretencioso pero existen una serie de factores que le hacen merecer tal honor al igual que se ha considerado “Ciudadano Kane” de Orson Welles la mejor película de la historia del Cine. Pues bien, “Sgt. Pepper´s” es al Rock  lo que Kane al Cine. Y paso a desarrollar este comentario.

 En mayo de 1966 The Beach Boys editan un disco que a la postre será el más importante de la banda –y que nosotros también hemos comentado aquí- me estoy refiriendo obviamente al “Pet Sounds”. Brian Wilson, el líder de la banda de la playa, siempre comentaba que se inspiró en algunos trabajos de The Beatles para la elaboración y puesta de largo del disco aunque la verdad es que ambas bandas se inspiraron mutuamente en sus trabajos. Paul McCartney llegó a decir de ese disco que era “el disco vocal más impresionante que jamás había escuchado” y que el corte “God Only Knows” era “la canción Pop más bella jamás escrita”.

The Beatles en esa época estaban muy cansados. Cansados de giras, cansados de los gritos de sus fans –algo problemático pues eran tan ensordecedores que no se llegaban a escuchar a sí mismos en el escenario- y estaban cansados de los comentarios negativos de la prensa y de las amenazas de muerte que habían recibido sobre todo en Filipinas y Estados Unidos. Así que cogieron todo ese cansancio y decidieron meterlo en un saco. El momento: el verano del amor. El año 1967. Los grupos cada vez se gastaban más dinero en contratar infinidad de músicos para las grabaciones de sus discos. Había orquestas, percusiones, instrumentos peculiares o de otras nacionalidades,… The Beatles por supuesto no eran ajenos a todo ello y apostaron por realizar una obra maestra. Ese disco que todo músico más tarde o más temprano ejecuta en el estudio lleno de complejidades técnicas con gran variedad de pistas de sonido. Era sin duda la evolución obvia de una banda que deseaba enclaustrarse en la composición y posteriormente en el estudio. Y ya que no iban a actuar en directo por algún tiempo (de hecho The Beatles a partir de la publicación de “Sgt. Pepper´s” nunca más actuaron en una gira) se podían permitir el lujo de realizar un trabajo a la altura del adorado “Pet Sounds” de los Californianos. 

La idea del disco, en referencia a que apareciesen en la portada con el nombre de otro grupo y no con el de The Beatles, se la sugirió a la banda en un principio Neil Aspinall que era el road manager y asistente personal del grupo. De hecho le conocían desde la escuela. La idea de álbum-concepto vino después pues en un principio lo que tenían pensado era grabar 13 canciones que eran las que conformarían el disco. Decidieron darle ese empuje de misterio y sobre todo de art-work al disco y así nació el primer disco conceptual de la historia. Atribuido a la banda pero sin la banda porque en principio no iba a salir por ninguna parte de la portada el nombre de The Beatles. Se pensó que nadie se iba a enterar, así que se puso escrito en la base de la fotografía compuesto por flores. La portada fue obra de Peter Blake, un artista de Dartford, Inglaterra, quien por esa época era un artista británico muy reconocido y que había expuesto en las galerías más destacadas del Reino Unido. Se trataba de un collage en el que aparecían, entre otros, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Oscar Wilde, Karl Marx o Shirley Temple. Iban a aparecer también las figuras de Jesucristo, Hitler y  Gandhi,  pero fueron eliminadas. 

“Sgt. Pepper´s” conjuga magníficamente la idea de obra de arte del Rock con una colección de canciones como no se iba a dar más en la historia. Todas y cada una de las canciones que componen el disco son obras maestras. El álbum se abre con Paul interpretando el tema central “Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band” anunciando lo que el concepto requería: la advertencia de que van ustedes a escuchar un show creado por una banda con más de 20 años de vigencia. Nos garantizaban diversión y alguna que otra sonrisa, así que debemos sentarnos cómodamente para disfrutar del espectáculo.

Después se nos anuncia que la siguiente canción estará interpretada por Billy Shears quien canta “With A Little Help From My Friends”. Billy Shears no es otro que Ringo quien se reserva aquí una pieza que ya es todo un clásico como casi todas las del disco.     

Sigue la cara A con “Lucy In The Sky With Diamonds” donde John nos ofrece sus visiones lisérgicas o al menos eso se dijo aunque él siempre comentó que se inspiró en un dibujo de su hijo. La canción era un perfecto ejemplo de la compleja era que se nos vendría encima pocos años después, a principios de los 70s, con bandas de Rock Progresivo. Una parte del texto decía: Imagínate a ti mismo en un barco sobre un río,
con mandarinos y cielos de mermelada de naranja, alguien te llama, tú respondes lentamente, la chica con ojos caleidoscópicos.

Llega luego “Getting Better” una canción basada en una frase que en realidad era una broma privada entre Paul y John sobre Ringo. En la gira de 1964, Ringo tuvo que ser operado y fue sustituido por Jimmie Nicol. Pero el sustituto hablaba poco. Tan poco que después de cada concierto Paul y John le preguntaban a Nicol como iba todo y éste respondía “It´s Getting Better” “la cosa va bien”. Cuando Ringo volvió ya recuperado, la broma se había convertido en algo habitual aunque el pobre Ringo nunca se llegó a enterar del todo.

“Fixing a Hole” (“Reparar un Agujero”) no es la típica balada aunque su tempo sea medio. Sin embargo nadie podía pensar que Paul estuviese reparando un agujero el día en que se inspiró para ella. Suponemos que ese agujero hacía alusión era en realidad otra cosa más bien alusiva donde se utilizan jeringas.

“She´s Leaving Home” es un corte con sección de cuerdas y coro basado en una historia que Paul leyó en un periódico sobre una chica que huía de casa y que tan solo dejó una nota donde decía que había conocido a un chico con el cual tiempo más tarde se casaría. Con el tiempo apareció una chica llamada Melanie Coe. En unas declaraciones ella comentó que se sorprendió al comprobar que la letra de la canción era algo muy parecido a lo que ella vivió. 

La cara A se cierra con “Being For The Benefit Of Mr. Kite!”, una canción basada en un afiche circense que a John le cautivó. El anuncio databa del siglo XIX y el Sr. Kite, mencionado en la canción, era en realidad William Kite quien tuvo su renombre en el mundillo entre 1843 y 1845. La grabación y elaboración de este tema fue una ardua labor para el quinto Beatle, George Martin, quien tuvo que recurrir a una amplia gama de efectos de sonido para dar ese halo circense a la canción. Parece ser que el perfeccionista Martin, después de intentar  sobreponer infinidad de capas de sonido con órgano, guitarras, armónicas y otros efectos como tío-vivos al revés, multitudes, etc., decidió cortar la cinta donde tenía todos esos efectos y empalmarla al azar.          

 La cara B se abre con “Within You Without You”. Compuesta por George Harrison quien continua con sus influencias hindúes mediante en uso del Sitar, instrumento de cuerda que aprendió a tocar gracias a las enseñanzas de Ravi Shankar.

Sigue “When I´m Sixty-Four” (“Cuando tenga 64 años”). Una canción en la que Paul homenajea a las Big-Bands anteriores a la explosión del rock and roll. Trata sobre una pareja y su deseo de envejecer juntos. Él le canta a ella si le seguirá amando igual cuando tenga 64. En realidad la canción era bastante más antigua de lo que creemos pues Paul ya la llevaba en su repertorio en The Cavern aunque allí la titulaba “When I was about 15” y era todo lo contrario pues esos pensamientos eran más bien poco nostálgicos en un chico que entonces estaba en torno a los 20 años de edad. La idea de la canción cambió cuando el padre de Paul cumplió 64 y su hijo decidió regalarle a su padre aquella canción para su cumpleaños. La idea de incluir esa instrumentación tipo Big-Band se la debemos al mago George Martin quien pensó que irían muy bien unos clarinetes en la canción. Como es lógico a Paul también le llegaría la hora de cumplir esos 64 y muchos más.

“Lovely Rita” es otra creación de Paul quien estacionó un buen día mal su auto frente a los estudios Abbey Road y una agente de tráfico le puso una multa. Paul la pagó amablemente aunque utilizaría su sarcasmo luego para desquitarse en esta canción. El termino “meter-maid” se utiliza en Estados Unidos para referirse a los agentes de tráfico que se encargan de expedir tickets de aparcamiento. En Gran Bretaña hasta entonces era desconocido ese término. Se especuló en estas fechas con la posibilidad de que Paul McCartney estuviese muerto. Tal vez porque se distrajo mientras conducía, lo cual le ocasionó un accidente y su posterior fallecimiento. Las especulaciones con la muerte de Paul han sido varias incluida la portada de este disco y su posición así como ese paso diferente que tiene en otra portada, la del disco “Abbey Road”, pero la verdad es que Paul sigue vivito y coleando en el momento de escribir este artículo: febrero de 2014.       

Había sonidos curiosos en la canción como los efectos de peines y papeles.

“Good Morning, Good Morning” o la crítica de Lennon a la TV. Estaba inspirada en un anuncio que vio Lennon en la televisión y decidió hacer de una melodía simple, una complejidad sonora utilizando efectos de animales (que fueron llevados al estudio por separado y a veces se veían los unos a los otros con lo que se ponían realmente furiosos y ello fue aprovechado también para registrarlos), estaba el doble bombo de Ringo así como una poderosa sección de metales añadidos por Martin. El último sonido del tema es el de un pato que se transforma en guitarra para dar paso a la repetición del tema “Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band” pues si había una presentación a la historia del grupo que recogía el disco debía haber también una despedida.

Y el disco concluye con una de las piezas más importantes creadas jamás en el mundo del Rock: “A Day In The Life”. Para muchos fans de The Beatles su canción favorita. El tema tuvo su controversia pues fue prohibido por la BBC ya que pensaban que había una línea en la letra que hacía clara referencia a las drogas aunque tanto Paul como John negaron esto. La canción es mitad Paul mitad John. La parte de John está centrada en las noticias de actualidad de la época y más en concreto en la muerte en accidente de automóvil del que sería heredero de la fortuna de la cerveza Guiness Tara Browne quien con 21 años encontró la muerte el 18 de diciembre de 1966 mientras conducía su Lotus Elan. Paul por su parte escribe su estrofa de la canción inspirándose en recuerdos de su adolescencia. El tema en un principio iba a incluir una orquesta de 90 miembros pero esto no fue posible dado el elevado coste. En su lugar se regrabaron varias tomas y se incluyeron en las pistas del disco aumentándose así el número. El grupo pidió a los miembros de la orquesta que se disfrazaran mientras tocaban y así hubo de todo: caretas de gorila, globos o incluso narices y pezones falsos. El tema se cierra con el Mi Mayor más famoso de la historia. Para lograr el sonido se utilizaron cuatro pianos diferentes mientras que Martin utilizó un armonio. El acorde se mantenía durante 40 segundos mientras que gradualmente se iba subiendo el volumen del acorde. Tanto se iba subiendo hasta que se perdiese que se pueden escuchar levemente otros sonidos del estudio: unos papeles que se caen y una silla moviéndose.

La edición que nos ocupa proviene de una serie de reediciones con toda la discografía de The Beatles realizada en un primer momento en dos cofres en 2009: uno en estéreo y otro en mono. El primero recogía toda la discografía oficial de la banda aparecida en el Reino Unido con sonido estéreo. El segundo solo aquellos discos que se publicaron en mono también en el Reino Unido y todos los temas que grabaron con ese sonido. Más tarde EMI decidió editar toda la discografía en vinilo de 180 gramos de los discos en estéreo (aunque ya hay en cartera hacer lo propio en mono para dentro de poco) pero recurriendo a una técnica de barnizado de master en el corte del acetato a la hora de ser editados. Solo existía una edición anterior en vinilo del año 1987 la cual también de editó en CD y Cassette. La portada del disco que nos ocupa tiene mejorado todo: desde los colores de la misma hasta el sonido que es realmente impresionante. Esta edición remasterizada se ha realizado a 24-bit (los CDs utilizan 16-bit) con lo cual ya nos indica el esmero y cuidado otorgado por EMI a la hora de la puesta de largo de estos discos. El sonido es brillante. Se ha ganado en agudos y mejorado los graves. En lo relativo a la edición se ha respetado tal y como se editó en su día. Lo único que cambia es el año que podemos ver en la contraportada. La anterior edición tenía impresos los códigos de barras tan molestos que denotaban ya la época cuando se editaron. Se ha respetado también la inclusión del mítico divertido recortable que se incluía en el disco original. A la espera de una nueva edición de The Beatles en mono en vinilo quedamos. De momento esta edición es excelente.    

LA BANDA DE LOS PITOS

  La banda de los pitos, Ha llegado al pueblo. Unos tocan pitos pequeños, Agudos y puntiagudos. Otros tocan pitos grandes, Graves ...